Una nueva guía de composición para fotógrafos

Recientemente escribí una nueva guía para fotógrafos sobre la configuración de la cámara. Una vez que se sienta cómodo con la configuración de su cámara, el siguiente paso es aprender las reglas de una buena composición y diseño para su fotografía.

Así que aquí tienes los 10 consejos más importantes que debes tener en cuenta al encuadrar tu escena. Tu guía de composición.

Grand Central Terminal y Chrysler Building, Nueva York

# 1 ¿Cómo fluirán los ojos del espectador a través de la escena?

Prefiero pensar en la composición como si fuera un juego para complacer a los ojos, y si quieres complacer a los ojos, necesitan algo que hacer y un lugar adonde ir. Al crear una imagen, debe pensar en el camino que tomarán los ojos de los espectadores a través de la escena y si será un camino fluido o un camino discordante.

  • Ruta de fluido - una imagen con líneas iniciales, como una carretera o un arroyo, o una imagen con un primer plano, un término medio y un fondo, que lleva la vista gradualmente de un nivel a otro.
  • Camino discordante - una imagen con varios sujetos bien espaciados para que los ojos reboten entre ellos. Dado que no habría líneas entre los objetos en este tipo de imagen, deben estar bien espaciados dentro de la escena.

Si miras la foto de arriba, los ojos se dirigen directamente a la estatua de Grand Central en la parte superior izquierda de una tercera línea en la escena, particularmente porque la mayoría de la gente lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Luego, los ojos se dirigen al Chrysler Building Spire y al puente detallado. Estos tres elementos forman un triángulo para guiar a los ojos, sin embargo, el puente actúa como un elemento muy importante de la composición, evitando que los ojos abandonen la escena y llevándolos de regreso a la imagen, donde pueden dirigirse hacia la estatua o hasta la gente y los coches en la calle.

# 2 Mire el borde de sus imágenes

Continuando con el consejo n. ° 1 anterior, para que una imagen se sienta equilibrada, los bordes de la imagen deben estar equilibrados. Los ojos tienen una tendencia natural a querer desprenderse de una imagen por sus bordes. Al colocar elementos en las esquinas, te detienes y captas la atención de los ojos, empujándolos hacia la escena. Esta es la razón por la que las imágenes de paisajes a menudo tienen pequeñas ramas de árboles o follaje en las esquinas superiores del cielo y por qué se usa comúnmente el viñeteado.

Central Park South, Nueva York

Observe las ramas en las esquinas superiores que funcionan para mantener los ojos en el marco. Los elementos de esquina a menudo funcionan de manera aún más efectiva cuando solo se muestra una parte de ellos.

# 3 Regla de los tercios versus imágenes centradas

La regla de los tercios es más una sugerencia que una regla. He visto a personas llevarlo al extremo, pero hay muchos casos en los que es preferible una composición centrada o diferente.

La regla de los tercios se refiere a colocar a su sujeto principal, o sujetos, en una de las cuatro intersecciones de un tercio en su foto, que notará en la segunda imagen a continuación. Esto se siente más agradable para los ojos y también le permite enfocar simultáneamente un sujeto en primer plano en un lado, mientras tiene una cantidad significativa de espacio para un fondo interesante para equilibrar la escena.

Edificio Silk Exchange, Nueva York

Regla de los tercios

En la foto de arriba, aunque no está exactamente en la tercera línea (no es una regla rígida), puede ver que el edificio está equilibrado por el árbol en la tercera línea correspondiente. Los edificios en cada borde actúan como líneas principales y tienen el propósito adicional de actuar como marcos de borde para mantener los ojos dentro de la escena.

Sin embargo, no tenga miedo de colocar su tema principal en el centro. Un sujeto centrado puede bloquear todo lo demás fuera de la escena y hacer que te concentres solo en el elemento más importante. Esto funciona especialmente bien con una expresión facial fuerte o una mirada a los ojos. Además, esto funciona para escenas simétricas, que pueden sentirse extremadamente equilibradas.

Rucker Park, Nueva York

# 4 Horizontal - Vertical o sesgado

La captura de una imagen horizontal, vertical o ligeramente sesgada siempre es una decisión difícil. Hay muchas razones para fotografiar tanto horizontal como verticalmente, sin embargo, a menudo encuentro que los fotógrafos tienden a confiar más en un formato.

Las imágenes horizontales a menudo se sienten más naturales de mirar porque imitan la forma en que nuestros ojos ven el mundo. También le permiten ajustar más elementos a su imagen y proporcionan un formato más fácil para que los ojos fluyan a través de la imagen.

Un formato vertical puede ser beneficioso cuando desea acercarse y enfocarse en un solo sujeto o en un área reducida. Es una forma de simplificar su foto y deshacerse de cualquier elemento que pueda desviar la atención de su tema principal.

Cuando crea una imagen horizontal o vertical, debe asegurarse de que las líneas sean rectas. Si están ligeramente fuera de lugar, la imagen no se sentirá equilibrada. Sin embargo, a veces querrá sesgar a los sujetos en ángulo. Inclinar a los sujetos para que la escena no sea ni horizontal ni vertical agrega interés y energía a la foto. Promueve una sensación espontánea y la falta de equilibrio puede ser agradable para el espectador.

Disparo cerrado, clásico, vertical versus enérgico, sesgado, disparo de detalle

# 5 Triángulos y el número tres

La forma triangular puede ser muy importante para una buena composición en fotografía. Esto no se refiere a tener la forma real en una imagen, sino a una relación entre tres objetos que crean un triángulo dentro de la escena.

Siempre que los tres objetos puedan equilibrarse entre sí, esto es agradable a la vista porque crea un camino constante a través de la escena.

Tienda Prada, SoHo, NYC

# 6 perspectiva

La altura desde la que dispara puede ser un factor importante en el aspecto de sus imágenes. Si desea enfatizar la altura y la potencia en una escena, acérquese al suelo e incline la cámara ligeramente hacia arriba. Las personas se verán más importantes y prominentes, y los objetos como árboles o montañas se verán aún más grandes.

Disparar desde un ángulo de cámara alto, por otro lado, hace que todo se sienta más pequeño y con menos potencia. Si la altura de disparo se vuelve lo suficientemente extrema, la imagen puede incluso tender a adquirir una sensación abstracta y gráfica.

Al fotografiar personas, siempre preste atención al ángulo de la cámara. A veces, subir o bajar la cámara ligeramente puede marcar una gran diferencia.

# 7 minimalista versus maximalista

Minimalista se refiere a mantener una fotografía muy simple, como una imagen con un solo sujeto y un fondo agradable y tranquilo. Esto puede crear un diseño gráfico muy poderoso. Hay poder en la sencillez. Valerie Jardin, escribió recientemente un buen artículo sobre fotografía minimalista.

Maximalista, por otro lado, se refiere a una imagen caótica, con muchos elementos compitiendo y jugando entre sí. Sin embargo, dentro del caos hay equilibrio. Este tipo de imagen es muy difícil de crear de manera equilibrada, pero cuando funciona puede ser un deleite para los ojos que permite al espectador explorar la escena.

Canal Street, Nueva York. Equilibrio en el caos

La imagen de arriba no funcionaría si los sujetos no estuvieran todos distribuidos uniformemente por toda la escena.

# 8 color

El color es un aspecto vital del diseño. Un color fuerte en el sujeto principal puede agregar un énfasis adicional, mientras que un color fuerte en un elemento insignificante puede arruinar el equilibrio de una foto.

Hay una gran tendencia en estos días hacia colores fuertes y poco realistas en la fotografía, similar a las películas o en Instagram. Los colores fuertes hacen un mejor trabajo para llamar nuestra atención al principio, pero los colores apagados pueden ser tan interesantes y crear tanto ambiente como los colores fuertes, si no más. Explore la desaturación leve de sus imágenes.

Cada color tiene sus propias propiedades y la capacidad de crear un estado de ánimo dentro de una imagen. Un tinte rojo puede agregar una sensación cálida y enérgica a una foto, mientras que un tinte azul puede hacer que una escena parezca tranquila o fría y estéril. Como afirma el fotógrafo de retratos Dan Winter, "El verde es un color intrínsecamente relajante y acogedor, y está ligado a nuestro entorno natural". Winters usa el verde para muchos de sus retratos.

A continuación, se muestran algunas formas en las que los colores pueden combinarse entre sí para agregar equilibrio:

  • Colores complementarios (colores en el lado opuesto de la rueda de colores)
  • Colores análogos (colores uno al lado del otro en la rueda de colores)
  • Diferentes colores en tonos similares.
  • El mismo color en diferentes tonalidades.

Spring y Bowery, Nueva York

# 9 Acercándose y llenando el marco

Este es un concepto muy importante. Descubra lo que es significativo en el encuadre, acérquese y solo capture eso. Recorta todo lo demás y envuelve el tema principal. Si la parte más interesante de una persona son sus ojos, captura los ojos de cerca.

Dueño de la tienda, Trash and Vaudeville, NYC

# 10 Singularidad y romper las reglas

Aprenda estas reglas y practíquelas, pero tenga en cuenta que a veces debe romperlas. Sea único siempre que sea posible. No hay nada más agradable a la vista que algo diferente.

¿Tiene algún consejo adicional que le gustaría agregar a esta lista? Comparta los comentarios, con imágenes de ejemplo si tiene alguna.

Articulos interesantes...